januar 2026
december 2025
november 2025
oktober 2025
september 2025
julij 2025
junij 2025
maj 2025
april 2025
marec 2025
februar 2025
januar 2025
december 2024
november 2024
oktober 2024
september 2024
julij 2024
junij 2024
maj 2024
april 2024
marec 2024
februar 2024
januar 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
avgust 2023
julij 2023
junij 2023
maj 2023
april 2023
marec 2023
februar 2023
januar 2023
december 2022
november 2022
september 2022
julij 2022
junij 2022
maj 2022
april 2022
marec 2022
februar 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
avgust 2021

sreda, 21. januar 2026

2. koncert Simfoničnega cikla »Zasanjanost in vedrina zvočnih pokrajin«

NAJAVA DOGODKA ZA TAKOJŠNJO OBJAVO 2. koncert Simfoničnega cikla »Zasanjanost in vedrina zvočnih pokrajin« 22. januar 2026, Dvorana Ondine Otta Klasinc Simfonični orkester SNG Maribor Dirigent Dayner Tafur-Díaz Solistka Lana Trotovšek, violina Koncertni mojster: Saša Olenjuk   Blaž Arnič: Gozdovi pojejo, simfonična pesnitev, op. 27 Tempo di marcia – Cantabile – Tempo I (poco meno) Howard Blake: Koncert za violino in orkester, »The Leeds« Allegro assai Adagio Allegro con brio *** Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 8 v F-duru, op. 93 Allegro vivace e con brio Allegretto scherzando quasi andante Tempo di menuetto Allegro vivace   Brez posebnega pretiravanja lahko zapišemo, da se Blaž Arnič (1901–1970) s svojimi devetimi simfonijami in desetimi katalogiziranimi oziroma skupno trinajstimi simfoničnimi pesnitvami uvršča med najvidnejše slovenske ustvarjalce simfonične in orkestralne glasbe 20. stoletja, s čimer soglaša tudi današnja muzikološka veda. Muzikolog Gregor Pompe tako denimo v svoji lucidni analizi Arničevega opusa zapiše, da »se je Arnič lotil simfonične glasbe izrazito širokopotezno, pri čemer se ni branil zgledov velikih predstavnikov evropske moderne«, čeprav so mu sodobniki – nekateri kritiki in skladateljski kolegi – kakor tudi poznejši preučevalci njegove umetniške zapuščine večkrat očitali šibko melodično invencijo, saj se prenekateri motivični material zdi izbran prehitro in nato »umetno potopljen« v široko razvejano orkestracijo njegovih simfonij ali simfoničnih pesnitev. Kljub temu pa velja poudariti, da je Arnič tako po človeški kot ustvarjalni plati prehodil dolgo pot, v kateri se zrcalijo vplivi glasbenega samorastništva, ljudske melodike, cerkvene, zlasti orgelske glasbe, Brucknerjeve monumentalne in s sakralno transcendenco prežete simfonike ter odbleski poznejših tendenc neoklasicizma in neobaroka. Arničevo glasbeno ustvarjalnost so neizbrisno zaznamovale tudi grozote druge svetovne vojne, še posebej taborišča v Dachauu, kjer je hudo zbolel, zaradi posledic internacije pa je leta 1949 oslepel na eno oko. Če so se med Arničevimi predvojnimi vzorniki znašla imena, kot so že omenjeni Anton Bruckner in skladatelji ruske peterice, pa se je v povojnem času zgodil pomemben programski in mentalitetni premik, ki ga lahko poenostavljeno povzamemo kot »naslon na rodno grudo«. V tem kontekstu igrata pomembno vlogo predvsem zvočna upodobitev vojne tematike ter iskanje življenjskega in umetniškega smisla v novem okolju, ki so ga tako v glasbenopoetičnem kot estetskem oziru začrtale ideološke smernice socialnega realizma. Kot še posebej pomenljivo ustvarjalno izhodišče, ki osvetljuje tudi Arničevo programsko usmeritev, še posebej v povojnem času, velja na tem mestu ponoviti že večkrat citirano skladateljevo tezo: »Nekje sem bral, da je glasba abstrakten pojav, sem pa popolnoma drugačnega mišljenja. Na glasbo gledam kot na enega najmočnejših izrazov človeških čustev. Glasba je tisti element, ki človeka plemeniti, zato tudi ne more biti abstraktna; človeku mora dati doživetja, ne sme pa se naslanjati zgolj na razvoj muzikalnih principov. Če bi imeli glasbo za abstrakten pojem, bi s tem negirali svoja čustva. Vse bogastvo občutij in človekov značaj se oblikujejo le na domači grudi. Tako nastane tudi lasten izraz, lastni glasbeni jezik, ki si ga je mogoče ustvariti le v stiku z domačo zemljo.« Kot ugotavlja muzikolog Ivan Klemenčič, se med simfonične pesnitve, ki obujajo imaginarij medvojnega časa in idealizem socialnega realizma, prišteva tudi še nekoliko zgodnejša partitura Gozdovi pojejo (op. 27), ki je začela nastajati v predzadnjem letu vojne, a je bila dokončana šele jeseni 1945 po Arničevi vrnitvi iz Dachaua v domovino. V simfonični pesnitvi, ki je bila prvič izvedena že leta 1946 in za katero je leta 1947 prejel Prešernovo nagrado, Arnič ozvočuje lastne vizije svobode, ki je v toku resničnih zgodovinskih dogodkov prinesla veliko smrti, skladateljev lastni eksodus in poznejše občutke omejene svobode in režimske tesnobe. V tematskem smislu je simfonična pesnitev koncipirana elementarno in oblikovno trdnejše kot katera izmed predhodnih simfoničnih pesnitev, prepričljivejši izraz in višjo raven notranje kohezije pa skladatelj dosega s svobodneje zasnovano tridelno strukturo, v kateri ne manjka tudi impresionističnih prvin, ki jih že na samem začetku pesnitve vnašata eterična spremljevalna figura harfe in prva tema v klarinetu. Koračniški tempo, ki učinkuje kot nekakšno gonilo pri odkrivanju globin gozdov kot neznanega teritorija, v katerem se lahko zgodi marsikaj skrivnostnega, nedoumljivega in celo zloveščega, se nekoliko umiri v srednjem delu, v katerem se zanimive zvočne konstelacije spletajo predvsem na dialoški osi med pihali (zlasti med klarinetom in rogovi) in godali, medtem ko se tretja »epizoda« s ponovitvijo spremljevalnega motiva harfe prestavi za cel ton navzgor in dodatno zaostri s sopostavitvijo tematskega gradiva iz osrednjega dela – vse dokler se s poudarjenimi ostinatnimi motivi v trobilno-pihalni sekciji, tolkalih in nižjih godalih glasbeni tok ne stopnjuje do veličastne kulminacije. Druga skladba nocojšnjega večera, Koncert za violino in orkester, »The Leeds«, je nastala izpod peresa britanskega skladatelja, dirigenta in pianista Howarda Blaka (r. 1938), ki je svetovni javnosti najbolj znan po glasbi iz animiranega filma Snežak (The Snowman) iz leta 1982. Pesem Walking in the Air iz omenjene risanke je kmalu postala ena najprepoznavnejših božičnih melodij 20. stoletja. Kljub zajetnemu glasbenemu opusu, ki ga je posvetil filmski umetnosti – med bolj znanimi partiturami lahko zasledimo glasbo za znanstvenofantastični film Flash Gordon iz leta 1980 in grozljivko Amityville 3-D, ki je izšla tri leta pozneje –, velja Blake za pomembnega, klasično izobraženega skladatelja, ki je ustvaril vrsto simfonij, koncertov, komornih del in vokalno-instrumentalnih skladb različnih zvrsti, pri čemer se kot najizrazitejše poteze njegovega sloga kažejo melodična jasnost, z melanholijo prežeti lirizem in pretanjen občutek za orkestracijo. Blake je tako tudi v sodobnem času eden redkih skladateljev, ki uspešno združujejo umetniško resnost oziroma verodostojnost umetniške intence, ki je utemeljena v klasični tradiciji, z neposredno glasbeno komunikativnostjo, ki zmore nagovoriti karseda širok in raznolik spekter glasbenega občinstva. V Blakovem glasbenem opusu se močno zrcali mentalitetni svet klasičnega glasbenega formalizma, ki se odraža v njegovem suverenem obvladovanju tradicionalnih glasbenih oblik. Tudi Koncert za violino in orkester, »The Leeds«, ki je nastal leta 1993 po naročilu mestnega sveta Leeds in po katerem je poimenovan, v tem oziru ni nobena izjema, saj je strukturiran na izrazito konvencionalen način v zaporedju treh stavkov. Koncert, s katerim so proslavili stoletnico mesta, je bil prvič izveden 6. februarja 1993 v tamkajšnji mestni dvorani, in sicer v interpretaciji violinistke Christiane Edinger in orkestra English Northern Philharmonia – ta je danes bolj znan pod imenom Orchestra of Opera North – pod dirigentskim vodstvom Paula Daniela. Tema, ki se pojavlja skozi celotno delo, se oglasi že na samem začetku prvega stavka (Allegro assai), »kakor da prihaja« – tako Blake v svojem predgovoru h koncertu – »iz globin časa«. Medtem ko se tema razvija in širi, se orkester vedno bolj grmadi okoli nje, celotni glasbeni tok pa se tako stopnjuje do prvega vrhunca, ki nas privede do melodije, ki nekako »izplava« nad podaljšano frazo godal in harfe. Kot dodatno pojasni Blake, »oblikujejo tri note iz te melodije močan prehodni motiv, preden se tema pojavi v celotnem godalnem ansamblu«. Tempo se nenadoma pospeši in celo podvoji, trobila pa tako rekoč s polnimi pljuči prevladajo nad virtuoznimi oktavnimi figurami violine, kar ustvari naslednji crescendo, ki zaključi tematsko ekspozicijo in začrta nadvse markantno ponovitev izvirne teme v trobilih. Glasbeni material se nato razvija znotraj orkestra, nato pa v vedno bolj intenzivnem dialogu med virtuozno igro violine in orkestrom, ki se stopnjuje vse do solistične kadence, v kateri se violini pridruži tudi altovska flavta – prav z njeno pomočjo pa solistična violina ponovno »odkrije« izvirno melodijo, ki požene glasbeni tok stavka v polno reprizo in kodo. V nasprotju z nemirom prvega stavka se drugi (Adagio) začne mirno in spokojno. Po tihem uvodu godal se solistična violina pridruži sordiniranim rogovom, nato pa se v svojih glasbenih replikah prepleta z godali v unisonu. Pri četrti ponovitvi skorajda koralno zveneče fraze orkester doseže veličasten vrhunec, iz katerega se violina povzpne v najvišji register in se kot noben drug instrument izčisti v pianissimu, v katerem se oglasijo zgolj še timpani in rogova. Tretji stavek (Allegro con brio) se v smislu formalne zasnove začne kot tema z variacijami. Violina predstavi plesno temo, ki razkrije svojo hudomušno naravo, pri tem pa stavi na nenadkriljivo virtuoznost, ki se udejanji v bravuroznih pasažah, štirijemkah, pizzicatih in bleščečih arpeggih, dokler ne nastopi variacija z oznako Sereno, ki se izrazi kot jasna napoved plesne teme na solističnem klarinetu, a jo violina nežno kontrapunktira z reminiscenco teme iz prvega stavka. V tem trenutku se stavek preobrazi: violina se s svojo eterično temo dvigne nad celotni orkester, nato se pod bleščečim visokim trilčkom izvije izhodična tema, ki ponovno spodbudi razigrani plesni utrip, ta pa se kmalu razširi na celotni orkester in v kodi pripelje koncert do zmagoslavnega zaključka. V muzikološki literaturi je postalo skorajda samoumevno, izhajajoč iz tako rekoč »univerzalne« uporabnosti »svetotrojiške« logike, da delimo ustvarjalno pot Ludwiga van Beethovna (1770–1827) na tri velika obdobja. Če se je prvo obdobje, za katerega je značilna skladateljeva popolna osvojitev dunajskega klasicističnega sloga, končalo okrog leta 1802, drugo, s heroizmom navdahnjeno obdobje, v katerem je nastala Tretja simfonija (»Eroica«) in ko se je Beethoven posvečal predvsem tematsko-motivičnemu razvoju v osrednjem delu svojih kompozicij, pa pred letom 1813, je njegovo zadnje ustvarjalno obdobje po letu 1813 in vse do smrti zaznamovano predvsem z deli, ki s svojo kompleksnostjo in nekonvencionalno zvočno podobo begajo tudi današnjega poslušalca in njegovo razumevanje skladateljevih idej. Osma simfonija, ki je po predhodnih skicah nastajala poleti 1812 in je bila zaradi intenzivnega ustvarjalnega procesa dokončana v zgolj štirih mesecih, je – podobno kot njena predhodnica, Sedma simfonija – nedvoumen odraz skladateljevega optimističnega razpoloženja in srečnega obdobja, kar se je zrcalilo tako na osebnem kot poklicnem področju. Čeprav smo iz biografskih študij dodobra seznanjeni z Beethovnovimi notranjimi boji, razpoloženjskimi nihanji in epizodami depresije, so bila omenjena leta v plodovitem srednjem obdobju zanj razmeroma ugodna, saj je v tem času dokončno izoblikoval svojo umetniško identiteto in si zagotovil trajno mesto v panteonu glasbene zgodovine. Leta 1808 je tako med drugim dokončal priljubljeno šesto »Pastoralno simfonijo« v F-duru (op. 68), nato pa se je posvetil ustvarjanju cele vrste pomembnih del, kot denimo »cesarskega« Klavirskega koncerta št. 5 v Es-duru ter glasbe h Goethejevi drami Egmont. Čeprav so se že na začetku leta 1811 pojavile zdravstvene težave, je Beethoven šele poleti odpotoval v zdravilišče v češke Teplice, kjer je nadaljeval s skladanjem sedme in osme simfonije, ki v marsičem označujeta konec nekega ustvarjalnega obdobja, saj sta se ob koncu leta 1812 Beethoven kot človek in njegova glasba izrazito spremenila. Njegovo zdravje se je namreč še naprej slabšalo, družinski spori in neuspehi v osebnih odnosih pa so prispevali k poglobljeni in morda celo nehote pospešeni notranji preobrazbi. Čeprav je ustvaril še veliko pomembnih del, je Beethovnov ustvarjalni tok postopoma slabel, njegova družbena izolacija in občutek osamljenosti sta se poglabljala, medtem ko je kompozicijski slog postajal vedno bolj abstrakten, pogosto zazrt v preteklost, zlasti v Bachov kontrapunktični univerzum. Za Beethovnovo ustvarjalnost je značilno, da so dela, ki jih je zasnoval v približno istem času, pogosto lahko povsem različna, pri čemer se še kot posebej zgovoren primer kažejo razlike med Sedmo in Osmo simfonijo. Medtem ko lahko v Sedmi prepoznavamo izžarevanje resnosti, monumentalnost forme in skoraj ritualno težo, je Osma krajša, polna humorja, živahnega elana in igrive lahkotnosti. Celo Beethoven sam jo je ljubkovalno imenoval »moja mala simfonija«. Gre za razigrano, skoraj bučno delo, prežeto s humornimi domislicami in nekaterimi najglasnejšimi odlomki, kar jih je Beethoven kdaj zapisal; tudi tako imenovani »počasni« stavek je vse prej kot počasen. Simfonija se začne z odločno, vedro temo, ki jo načenjajo dramatične pavze, pri čemer zazvenijo posamezni odlomki skoraj kot mogočni zaključki, ne pa kot uvod. Oblika je sicer klasična sonatna, toda Beethoven tako rekoč zdrvi skoznjo, kot da bi se ji namenoma želel hitro izogniti, da bi si lahko privoščil dolg, silovit zaključek z neprekinjeno zvočno močjo brez primere. Stavek se konča s tipično beethovnovskim presenečenjem: s sunkovitimi »kladivskimi« udarci, ki jim sledijo nepričakovani tihi poudarki. Kot že omenjeno, drugi stavek ni običajen počasni stavek, temveč razmeroma hiter glasbeni tok, ki so ga mnoge generacije razumele kot nekakšno parodijo metronoma ali ure. Čeprav to ni povsem nedvoumno dokazano, si lahko vsak poslušalec priskrbi lastno razlago, saj stavek tako rekoč od začetka do konca prežema skoraj neprekinjeno »tiktakanje« šestnajstink v pihalih, tempo pa se ne upočasni niti ob navideznih zatikih in postankih. Tudi tretji stavek, ki je pri Beethovnu običajno živahen in pogosto dramatičen scherzo, se kaže kot povratek k starejšemu menuetu iz časa Haydna in Mozarta – a z odločilnim zasukom, saj stavek prav gotovo ni več uglajeni in dostojanstveni ples iz preteklosti. Pod Beethovnovim peresom postane stavek ritmično nenavaden, poln nepričakovanih poudarkov, tako da bi bil izziv celo za najbolj izurjene plesalce. Zdi se, kot da je skladatelj namenoma želel zbegati poslušalce glede same plesne narave menueta, kar mu popolnoma uspe. Nekoliko mehkejši, skorajda spravljiv kontrast oklepajočima zunanjima deloma prinaša le osrednji odsek s solističnimi vložki roga in klarineta. Zaključni stavek (Allegro vivace) je še eno bliskovito dirjanje, ki se začne v osupljivo hitrem tempu, z rafali skoraj mitraljeških tonov, ki jih občasno prekine skrivnosten, glasen ton, kot da bi prihajal iz povsem druge tonalitete. Med rednim vračanjem glavne teme, ki je prepletena s kontrastnimi odseki in kratkim razvojem, se stavek poda v niz nenavadnih in duhovitih tonalitetnih zasukov, ki presenečajo in navdušujejo. Kljub temu je tudi ta stavek razmeroma kratek – podobno kot prvi –, saj Beethoven znova skoraj zdrsne skozi hibridno zasnovano glasbeno obliko, da bi lahko v polnem razmahu razvil glasbene misli v zaključku izjemne dolžine, kakršnega dotlej skoraj ni bilo. Tako na njegovi poti do cilja ponovno zaslišimo nenavadno glasne, »napačne« tone, ki pa dobijo tokrat jasnejši smisel, medtem ko se rustikalno obarvani humor podaljšuje z oktavnimi skoki fagotov in timpanov. Zadnji stavek, ki ga je Čajkovski, ki sicer ni slovel po svojem smislu za humor, označil za enega največjih Beethovnovih simfoničnih dosežkov, se tako zaključi z očitno hudomušno provokacijo simfonične konvencije, saj se osnovni akordi v skorajda samoparodičnih gestah ponavljajo znova in znova – kot da bi se skladatelj želel dokopati do »resnično dokončnega«, a kljub temu nekonvencionalnega zaključka. Benjamin Virc   Biografija dirigenta Dayner Tafur-Díaz se je rodil leta 1998 v Chimbotu v Peruju. Svojo glasbeno pot je začel kot trobentač v okviru projekta DaCapo pri Kulturnem centru Centenario, že v mladosti pa je prejel štipendijo, s katero je bil vključen v orkestrski projekt Arpegio, kjer je pridobil prve izkušnje z dirigiranjem. Septembra 2017 se je v okviru prostovoljskega programa preselil v Berlin, kjer je na Glasbeni gimnaziji Georga Friedricha Händla sodeloval z dirigentom Knutom Andreasom pri vodenju različnih ansamblov in mladinskih orkestrov. Leta 2018 je začel študij orkestrskega in zborovskega dirigiranja na Strokovni glasbeni šoli Srednje Frankonije, kjer se je pod mentorstvom Uweja Müncha specializiral za dirigiranje. Oktobra 2023 je prejel nemško dirigentsko nagrado, ki jo podeljujejo Simfonični orkester Zahodnonemškega radia Köln (WDR), Orkester Gürzenich Köln in Operni studio Opere v Kölnu. Prav tako je prejel nagrado Kurta Masurja, ki jo podeljuje občinstvo, ter nagrado Bärenreiter za najboljšo interpretacijo sodobne skladbe. Avgusta 2022 je osvojil prvo nagrado na Drugem mednarodnem opernem dirigentskem tekmovanju Valonske kraljeve opere iz Lièga v Belgiji, novembra istega leta pa drugo nagrado na dirigentskem tekmovanju Univerze v Almeríi v Španiji. Junija 2024 se je udeležil dirigentskega mojstrskega tečaja Ammodo s Paavom Järvijem in Orkestrom Concertgebouw. Pred tem je sodeloval na mojstrskih tečajih z Michaelom Riedlom, Thomasom Mittelbergerjem, Giampaolom Bisantijem in Brunom Weilom in se udeležil programov Campus Dirigieren 2021 in Kritisches Orchester 2023 na Visoki šoli za glasbo Hannsa Eislerja v Berlinu. Dirigiral je številnim uglednim orkestrom, med drugim Simfoničnemu orkestru Zahodnonemškega radia Köln (WDR), Orkestru Gürzenich Köln, Orkestru Mestnega gledališča iz Bologne, Simfoničnemu orkestru Mulhouse, orkestroma Opere v Toursu in Valonske kraljeve opere v Liègu, Stuttgartski filharmoniji, Stuttgartskemu komornu orkestru, Württemberški filharmoniji Reutlingen, Filharmoniji Baden-Baden, Jugozahodni nemški filharmoniji Konstanz, Badenski filharmoniji Pforzheim ter orkestru »Sinfonía por el Perú« Juana Diega Flóreza. Kot operni asistent je sodeloval z Giampaolom Bisantijem pri produkcijah Verdijeve opere Alzira in Bellinijeve Mesečnice ter s Christopherjem Franklinom pri Mozartovi Čarobni piščali v Valonski kraljevi operi v Liègu. V sezoni 2024/2025 je po osvojitvi Siemensove dirigentske štipendije postal novi asistent glavnega dirigenta Kirilla Petrenka pri Berlinskih filharmonikih ter štipendist Akademije Herberta von Karajana. V isti sezoni je postal tudi Dudamelov štipendist pri Filharmoniji Los Angeles. Od oktobra 2019 študira orkestrsko dirigiranje na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu pri profesorju Rasmusu Baumannu, od leta 2023 pa je tudi štipendist programa Forum Dirigieren pri Nemškem glasbenem svetu (Deutscher Musikrat). Med vidnejšimi projekti v sezoni 2025/2026 velja omeniti njegovo glasbeno vodenje Verdijeve Traviate v operni hiši v Rouenu ter gostujoča dirigiranja Badenski državni kapeli Karlsruhe, Orkestru Elbphilharmonie Severnonemškega radia v Hamburgu, Simfoničnemu orkestru SNG Maribor, Orkestru Giovanile Italiana, Simfoničnemu orkestru Gävle, Münchenskim simfonikom, Simfoničnemu orkestru Zahodnonemškega radia Köln in Mladinskemu orkestru skupnosti Madrid.   Biografija solistke Violinistko Lano Trotovšek je Washington Post označil za »žarečo« umetnico ter pohvalil njen »čist, prefinjen ton in muzikalno fraziranje«. Kot učenka legendarnega Ruggiera Riccija je leta 2012 debitirala kot solistka z Orkestrom Marijinskega gledališča pod vodstvom Valerija Gergijeva. Od takrat redno nastopa z uglednimi orkestri po vsem svetu. Leta 2014 je gostovala na turneji z ansamblom Moskovski solisti in Jurijem Bašmetom, leta 2016 pa izvedla Prvi violinski koncert Sergeja Prokofjeva z Londonskim simfoničnim orkestrom pod taktirko Gianandree Nosede. Med vidnejšimi nastopi so tudi Violinski koncert Čajkovskega z Orkestrom Kraljeve filharmonije in Rafaelom Payarom leta 2019 ter Mozartova Sinfonia concertante z violistom Maximom Rysanovom in istim orkestrom pod vodstvom Vasilija Petrenka leta 2022. Julija 2024 je na Festivalu Ljubljana izvedla Beethovnov Violinski koncert z Zubinom Mehto in orkestrom Maggio Musicale Fiorentino. Koncert je posnela produkcijska hiša Panamax, posnetek pa je bil predvajan na Mezzo Live in Medici TV. Lana se intenzivno posveča tudi izvajanju sodobne glasbe. Med drugim je premierno izvedla Violinski koncert Venus Blazing Deirdre Gribbin z Ulsterskim orkestrom v Belfastu (s prenosom na BBC Radiu 3) ter violinska koncerta Janeza Matičiča in Lucijana Marije Škerjanca s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ki bosta izšla pri založbi ZKP. Leta 2020 je na Festivalu Ljubljana skupaj s pianistko Mario Canyigueral izvedla celoten cikel Beethovnovih violinskih sonat. Njuno sodelovanje, ki se je začelo leta 2016, ju je popeljalo na prestižne odre po Združenem kraljestvu, Evropi in Japonski. Njuno recitalsko sodelovanje v londonski Wigmore Hall je revija The Strad označila za »izjemno« ter poudarila njun »pristen občutek za živo, intuitivno muziciranje«. Od leta 2006 je članica Greenwich Tria, ki je bil sprva ustanovljen skupaj s čelistom Stjepanom Hauserjem. Danes nastopa s čelistko Heather Tuach, s katero je pri založbi Linn Records izdala prvi album klavirskih triov Johannesa Brahmsa, ki ga je revija BBC Music Magazine nagradila s petimi zvezdicami. Med letoma 2011 in 2013 je bila tudi prva violinistka Godalnega kvarteta Badke, s katerim je snemala za založbi Signum in Champs Hill ter bila predvajana na francoski televiziji Arte. Redno sodeluje na mednarodnih glasbenih festivalih, njena diskografija pa obsega komorno glasbo in koncertne posnetke pri založbah SOMM Recordings, Linn, Toccata, Meridian, Hedone in ZKP. Za svoje umetniške dosežke je leta 2021 prejela nagrado Prešernovega sklada. Poučuje kot profesorica na Konservatoriju za glasbo in ples Trinity Laban v Londonu, obenem pa ohranja tesne vezi z domovino kot gostujoča profesorica na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Igra na violino Pietra Antonia dalla Coste iz leta 1750.  
Preberi več

1. glasbena matineja

17. januar 2026, Kazinska dvorana Simfonični orkester SNG Maribor Dirigentka Mojca Lavrenčič Solistka Monika Trilar Babič, oboa   PROGRAM Georg Friedrich Händel: Prihod kraljice iz Sabe, sinfonia iz oratorija Salomon, HWV 67 Tomaso Albinoni: Koncert za oboo in orkester v d-molu, op. 9 št. 2 Allegro e non presto Adagio Allegro   Johann Pachelbel: Kanon in gigue v D-duru, P. 37   Čas, ko smo povečini že pospravili domače božične jelke in okraske, a praznični zven še ni povsem utihnil, je pravšnji trenutek za glasbo, ki ne obuja zgolj nostalgije, ampak s svojo edinstveno energijo spodbuja nove premike v naših življenjih, ki jih je še posebej lepo doživeti skupaj in v prijetni družbi. Letošnja prva glasbena jutranjica tako odpira pravcato skrinjo zakladov iz obdobja baroka, ko je čas v primerjavi z današnjim tekel bistveno bolj počasi in v neprisiljeni harmoniji z naravnimi cikli življenja, ki so se izrazili v številnih glasbenih delih iz oddaljene preteklosti. Prav zato morda ni presenetljivo, da začenjamo koncertno matinejo s skladbo Georga Friedricha Händla (1685–1759), ki velja ob Johannu Sebastianu Bachu za največjega skladatelja baročne dobe, pri čemer se je izkazal izjemen mojster glasbenega gledališča, vokalne izraznosti in orkestralne barvitosti. Njegova sinfonia Prihod kraljice iz Sabe (The Arrival of the Queen of Sheba), ki jo je ustvaril za oboi, godala in basso continuo, je sestavni del angleškega oratorija Salomon – ta je bil prvič izveden leta 1749 v Kraljevi operni hiši na Covent Gardnu – in zavzema vlogo uverture v tretje dejanje, v katerem kraljica iz Sabe s svojim razkošnim spremstvom prispe na dvor kralja Salomona. Sinfonia, ki je tukaj ne gre zamenjevati s poznejšo simfonijo klasicizma in romantike, je zasnovana kot bleščeč, energičen orkestrski stavek, ki s hitrim tempom, svetlo tonaliteto in lahkotno tekočimi godalnimi figurami ustvarja občutek slavnostnega prihoda, gibanja in radovednega pričakovanja. Glasbeno tkivo je prožno in uravnoteženo, v instrumentalnem stavku pa je še posebej izvrstno zasnovan dialog med godali in pihali, kar daje skladbi sočasno eleganco in plesno živahnost. Händel s svojim nezmotljivim občutkom za glasbeno dramaturgijo doseže, da glasba ne deluje zgolj opisno, temveč gledalca oziroma poslušalca tako rekoč potegne v nastajajoči prizor. Čeprav je bila sinfonia prvotno zasnovana kot del večje vokalno-instrumentalne celote (oratorija), je zaradi svoje jasne oblike, veličastnega značaja in sugestivne slikovitosti hitro zaživela tudi kot samostojna koncertna skladba. Prihod kraljice iz Sabe tako danes velja za enega najbolj prepoznavnih primerov Händlove orkestralne pisave – glasbe, ki združuje aristokratsko veličastnost, ritmično živahnost in neusahljivo vedrino.   Tomaso Albinoni (1671–1751) je bil eden vodilnih beneških skladateljev iz obdobja baroka, ki je bil med tedanjim občinstvom še posebej cenjen po svojih instrumentalnih delih, v katerih je združeval spevnost italijanske melodike in preglednost glasbene zasnove. Njegov Koncert za oboo v d-molu (op. 9 št. 2), ki ga je ustvaril leta 1722, sodi med najpomembnejša zgodnja dela, ki so bila posebej napisana za oboo kot solistični instrument in s tem bistveno prispevala k popularizaciji tega žlahtnega glasbila. Koncert je zasnovan v ritornelni obliki, ki je še posebej značilna za baročni koncert, pri kateri se osrednja glasbena misel, tema (oziroma po italijansko soggetto) v obliki ritornelov – beseda ritornelo dobesedno pomeni majhna oziroma kratka »ponovitev«, »vrnitev« – večkrat vrača v izvedbi celotnega orkestra, medtem ko odseki solističnega inštrumenta, v tem primeru oboe, prinašajo kontrast, razširitev in izrazno poglobitev osnovnega glasbenega materiala. Ta izmenjava med orkestrskim ritornelom in solističnimi epizodami ustvarja jasno formalno strukturo ter hkrati omogoča razgiban glasbeni dialog med solistom in ansamblom. Oboa v tem koncertu tako ni le virtuozno glasbilo, temveč nosilka izrazne topline, melanholije in plemenite zadržanosti, ki je značilna za beneški baročni izraz. Še več, Albinoni je z ritornelno zasnovo koncerta v tipičnem tristavčnem zaporedju »hitro–počasi–hitro« dosegel ravnovesje med glasbeno strukturo in svobodnejšim izrazom, kar se kaže v stabilni podpori orkestra in gradacijah med tematskimi ponovitvami, medtem ko solist z liričnimi melodijami in okrašenimi pasažami razkriva izrazno bogastvo inštrumenta. Koncert je tako ob številnih drugih skladbah pomembno prispeval k uveljavitvi oboe kot enega osrednjih solističnih instrumentov baročne orkestralne glasbe s prepoznavnim toplim, mehkobnim in rahlo »nosljajočim« zvenom.   Čeprav se je Johann Pachelbel (1653–1706) v glasbeno zgodovino sicer zapisal kot eden najpomembnejših nemških skladateljev srednjega baroka, ki je še danes cenjen predvsem po svojem prispevku k razvoju kontrapunkta in orgelske glasbe, mu je širši mednarodni sloves posthumno prineslo prav njegovo najznamenitejše delo, Kanon in gigue v D-duru (P. 37), ki še danes obstaja v številnih aranžmajih različnih avtorjev. Pachelbelov Kanon, ki je nastal okrog leta 1680 kot komorna skladba za tri violine in basso continuo, temelji na preprostem, a izjemno učinkovitem basovskem »vzorcu«, nad katerim se tri linije v violinah postopno vključujejo v strogem kanonskem posnemanju. Prav ta jasna in za dopolnjevanje »odprta struktura«, harmonična stabilnost in postopno nalaganje glasbenih plasti dajejo skladbi unikaten občutek miru, organske rasti, ravnovesja in dramaturško premišljene vznesenosti. Delo se nadaljuje z živahno gigue (žigo), plesnim stavkom v hitrem trodelnem ritmu, ki vzpostavlja z izhodiščno umirjenostjo kanona pomenljiv in prepričljiv glasbeni kontrast. Čeprav je bila skladba v času nastanka namenjena zasebnemu muziciranju, je Pachelbelov Kanon še danes ena najbolj prepoznavnih in pogosto izvajanih skladb zahodne glasbene tradicije, ki je postal simbol baročne jasnosti, harmonije in meditativne lepote, v kateri lahko uživajo poslušalci vseh generacij. Benjamin Virc    Glasbeni slovarček Sinfonia je italijanski izraz, ki izhaja iz grške besede symphōnía (ubrano »sozvenenje«) in ima v glasbeni zgodovini posebno mesto, saj je v različnih obdobjih lahko hkrati označeval več sorodnih glasbenih oblik. Najpogosteje se je uporabljal za instrumentalni uvod oziroma uverturo, pa tudi za medigro (interludij) ali poigro (postludij) v operi, oratoriju, kantati ali suiti. Pomembno je poudariti, da pojma sinfonia ne gre zamenjevati z zvrstno oznako simfonija, ki se je pod vplivom nemške glasbene tradicije klasicizma in romantike uveljavila kot samostojna, večstavčna orkestralna skladba. Basso continuo je eden najprepoznavnejših elementov baročne glasbe, ki se kaže v neprekinjeni basovski liniji. Izvajajo jo basovski in harmonski inštrumenti, kot so čembalo, orgle ali viola da gamba, pri čemer izvajalec na podlagi posebnih številčnih oznak (t. i. generalbasa oziroma oštevilčenega basa) sam oblikuje oziroma improvizira akorde. Basso continuo daje glasbi harmonski temelj ter povezuje in podpira vse melodične linije ansambla. Koncert je praviloma instrumentalna glasbena oblika, v kateri se vzpostavlja dialog med solistom (ali več solisti) in orkestrom oziroma preostalim glasbenim ansamblom. Koncert se je razvil v obdobju baroka in je navadno zasnovan v več stavkih, med katerimi so opazni kontrasti v izvajalskem tempu in glasbenem značaju. Še posebej v baročnem koncertu ima pomembno vlogo ritornelna oblika, v kateri se osrednja tema večkrat ponovi v orkestru in s tem daje značilen okvir solističnim epizodam, ki so namenjene predstavitvi solistove virtuoznosti in raznolikosti glasbenih tem. Kanon je ena najzgodnejših glasbenih oblik, ki so se razvile že v srednjem veku in temelji na kontrapuktu kot oblikovnem načelu, za katerega je značilno posnemanje glasov. Kanon je tako ena najstrožjih kontrapuktičnih oblik, v kateri en ali več glasov bodisi na isti ali drugih stopnjah tonske lestvice ponovijo začetno melodijo, ne da bi pri tem spremenili njeno podobo in notranja intervalna razmerja. Gigue (žiga) je živahen ples v sestavljenem ritmu, praviloma v šest- ali dvanajstosminskem metrumu, ki je postal v 16. stoletju priljubljen na Irskem, od koder se je prihodnjem stoletju razširil na Škotsko in nato celinsko Evropo. Zaradi hitrega tempa, ki je od glasbenih izvajalcev zahteval virtuozno tehniko, je bil v času baroka praviloma umeščen na sam konec plesne suite.   Biografija solistke Monika Trilar Babič je solo oboistka orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor od leta 2018. Študirala je pri profesorju oboistu Emanuelu Abbühlu na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Mannheimu (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim), pred tem pa magistrirala s posebno pohvalo (summa cum laude) tudi na Akademiji za glasbo Ljubljana v razredu profesorja Mateja Šarca. Zelo je predana orkestrski in komorni igri, v različnih sestavih rada koncertira doma in v tujini. Večkrat sodeluje s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in Orkestrom Slovenske filharmonije, s katerim se je predstavila tudi kot solistka v izvedbi Koncerta za oboo in orkester Richarda Straussa, za katero ji je Akademija za glasbo podelila študentsko Prešernovo nagrado. Je večkratna prejemnica zlatih plaket in prvih nagrad na tekmovanjih TEMSIG ter dobitnica nagrad tudi na tekmovanjih v tujini. Redno sodeluje in se izpopolnjuje na glasbenih festivalih pri mednarodno priznanih glasbenikih, med katerimi jo še posebej navdihuje virtuozna glasbena igra in poglobljena interpretacija francoskega oboista Mauricea Bourgua. V veliko zadovoljstvo ji je delo z mladimi glasbeniki, zato kot mentorica sodeluje z različnimi slovenskimi mladinskimi orkestri.   Biografija dirigentke Mojca Lavrenčič (rojena leta 1993) je predstavnica mlajše generacije slovenskih dirigentov, ki jo odlikuje vsestranska glasbena radovednost. Dirigiranje je študirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri Marku Letonji in Simonu Dvoršaku ter študij zaključila z odliko (summa cum laude). Svoje znanje je nato poglabljala na področju historične izvajalske prakse med študijem čembala na prestižni Schola Cantorum Basiliensis v Baslu pod vodstvom Andree Marcona. Za svoje poustvarjalne dosežke je prejela študentsko Prešernovo nagrado ter več mednarodnih priznanj. Od leta 2014 deluje v SNG Opera in balet Ljubljana kot korepetitorka, asistentka in dirigentka ter sodeluje z vidnimi domačimi in tujimi dirigenti, režiserji in koreografi. Kljub svoji mladosti je že dirigirala številne operne in baletne produkcije, med drugim Hoffmannove pripovedke, Prodano nevesto, Dnevnik Ane Frank, Gusarja, Giselle in Petra in volka, ter sodelovala pri številnih glasbenogledaliških projektih. Redno sodeluje s Slovensko filharmonijo, Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in Simfoničnim orkestrom SNG Maribor. Marca 2023 je debitirala v tujini kot dirigentka baleta Gusar v Teatru Massimu v Palermu, kamor je bila zaradi uspešnega sodelovanja ponovno povabljena tudi leta 2024. Posebno pozornost namenja delu z mladimi glasbeniki, saj je soustanovila in vodila več glasbenih zasedb ter s koncertnimi programi aktivno prispeva k razvoju slovenske kulturne krajine.  
Preberi več

torek, 13. januar 2026

4. koncert komornega cikla Carpe artem Soncu naproti

NAJAVA KONCERTA ZA TAKOJŠNJO OBJAVO 4. koncert komornega cikla Carpe artem

Soncu naproti

 sreda, 14. januar 2026, 19.30 — Kazinska dvorana SNG Maribor 19.00 — predkoncertni pogovor    Koncert Soncu naproti bo združil štiri odlične glasbenike: violinistko Tanjo Sonc, violista Ribala Molaeba, violončelista Nikolaja Sajka in pianistko Marie Sophie Hauzel. Skupaj bodo oblikovali razgiban komorni večer, v katerem se bodo prepletli intimnost, dramatičnost in bogata zvočna barvitost. Program se začenja z introspektivnimi in slogovno prefinjenimi deli Lucijana Marije Škerjanca in Graciane Finzi, nadaljuje z romantično razkošnostjo glasbene govorice Sergeja Rahmaninova, večer pa bo sklenila glasba Roberta Schumanna, enega osrednjih predstavnikov nemškega glasbenega romantizma. Koncert bo v sredo, 14. januarja 2026, ob 19.30 v Kazinski dvorani SNG Maribor. Pred koncertom, ob 19.00, bo potekal predkoncertni pogovor, v katerem se bo z violinistko Tanjo Sonc pogovarjala muzikologinja Urška Rihtaršič.   PROGRAM Lucijan Marija Škerjanc: Arietta in Intermezzo romantique za violino in klavir Graciane Finzi: Impression Tango za violino in klavir Sergej Rahmaninov: Trio élégiaque št. 1 v g-molu za klavirski trio Robert Schumann: Adagio in Allegro v As-duru, op. 70 za violončelo in klavir Robert Schumann: Klavirski kvartet v Es-duru, op. 47    O PROGRAMU Program nocojšnjega koncerta povezuje skladatelje, ki glasbo razumejo kot osebno izpoved in iskreno čustvovanje. Od romantične globine Schumanna in Rahmaninova, preko poetične intimnosti Škerjanca, pa vse do sodobne izraznosti Finzi – izbrani skladatelji v svojih delih združujejo intimno čustveno izraznost, liričnost in virtuoznost ter s tem razkrivajo glasbo kot več kot zgolj formalno zgradbo. Program poslušalca popelje skozi raznolike glasbene govorice, ki jih povezuje skupna ideja glasbe kot osebne pripovedi in neposrednega dialoga z notranjim čustvenim svetom avtorjev.   Lucijan Marija Škerjanc (1900—1973) je bil osrednji predstavnik razmeroma tradicionalističnega in individualno naravnanega glasbenega pogleda, ki se je v slovenskem glasbenem prostoru razvil v obdobju med obema vojnama. V tem času sta tu sobivali dve izraziti kompozicijski usmeritvi: avantgardna, modernistična smer, ki jo je utelešal Slavko Osterc, in Škerjančev slog, ki je izhajal iz tradicije pozne romantike, ki jo je obogatil z elementi impresionizma in v manjši meri tudi neoklasicizma. Čeprav sodobnih tokov ni povsem zavračal, jih je dosledno filtriral skozi lastne estetske nazore. Tudi kadar se v njegovem opusu pojavijo neoklasicistični ali celo dvanajsttonski vplivi, ti niso prevzeti sistematično, temveč služijo predvsem kot barvni ali motivični elementi. V svojem kompozicijskem jeziku je Škerjanc ostajal zvest čustveni izraznosti, spevnosti in harmonski barvitosti. Zanj je bila glasba predvsem izraz notranjega čustvenega doživljanja, tesno povezanega s subjektivnim svetom umetnika. Menil je, da mora skladba nositi jasen odtis ustvarjalčevega notranjega zanosa, saj je glasba sposobna izražati »najrazličnejše odtenke čustev« in ni zgolj rezultat formalnih, objektivnih pravil. Prav ta poudarek na subjektivnosti in čustveni neposrednosti ga postavlja v zavesten kontrast do modernističnih estetskih idealov racionalnosti in intelektualne distance[1]. Poleg bogatega skladateljskega opusa je bil Škerjanc ena najpomembnejših osebnosti slovenskega glasbenega in kulturnega življenja 20. stoletja. Dolga leta je deloval kot pedagog na ljubljanskem Konservatoriju in Akademiji za glasbo, bil njen rektor, direktor Slovenske filharmonije ter redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kot dirigent, organizator in publicist je pomembno sooblikoval institucionalni okvir slovenske glasbene kulture ter vplival na več generacij glasbenikov. Njegova vsestranska dejavnost, skupaj z dosledno estetsko držo, ga umešča med ključne ustvarjalce slovenske glasbene identitete. Arietta (iz cikla Tri mladinske skladbe, 1942) in Intermezzo romantique (1934) za violino in klavir se v Škerjančevem opusu umeščata v prostor intimne, lirično zasnovane komorne glasbe. Obe skladbi razkrivata skladateljevo značilno občutljivost za melodično linijo ter bogato, a nikoli agresivno harmonsko govorico, ki služi predvsem razvoju razpoloženja. Arietta, po svoji naravi preprosta in zadržana, učinkuje kot zgoščen lirični utrinek, v katerem se spevnost violine staplja z diskretno klavirsko spremljavo. Intermezzo romantique pa razširi ta izrazni svet v bolj razgibano in kontrastno pripoved, z večjo dramatično napetostjo in izrazitejšim dialogom med obema glasbiloma. Skupaj skladbi tvorita zaokrožen vpogled v Škerjančev romantično-impresionistični izraz, v katerem glasba ne pripoveduje zunanje zgodbe, temveč razkriva notranji tok čustev, razpoloženj in poetičnih stanj.   Podobno tudi skladbe v Maroku rojene francoske skladateljice Graciane Finzi (1945) zaznamujejo bogata harmonska barvitost, virtuoznost in izrazita čustvena vsebina. S prepletanjem kontrastnih inštrumentalnih skupin skladateljica ustvarja presenetljive barvne kombinacije, izrazito individualno zasnovane zvočne sloje pa spaja v veličastne harmonske progresije, ki neredko presegajo tradicionalne okvire, a se v končni fazi vselej povežejo v organsko in smiselno celoto. Njena glasba, sodobna, a globoko čustvena, prepleta barve in ritme ter vplive različnih glasbenih kultur, s čimer nagovarja tako strokovno kot širšo publiko. Značilnosti svoje kompozicijske prakse in svoj estetski credo rada strne v namišljeni dialog: “Lahko govorimo o romantiki? Morda, ne bi vedela. O izraznosti? Da, vsaj upam. O čustvih in občutkih? Nedvomno!” Finzi je glasbo sprva študirala na Konservatoriju v Casablanci, na katerem sta poučevala tudi oba njena starša. Z desetimi leti se je vpisala na sloviti Pariški konservatorij, kjer je študirala klavir in kompozicijo, danes pa tam deluje kot pedagoginja. Obenem je umetniška vodja več festivalov, pogosto pa tudi rezidenčna skladateljica orkestrov. Za svoje ustvarjalno delo je prejela številne nagrade, med njimi Grand Prix de la SACEM, Georges Enesco Prize in Prix Florent Schmitt. V svojem delu rada prepleta raznolike sloge in kulturne vplive — od flamenka v skladbi Ode à Dali do afriških ritmov v Nomade in Brume de Sable. Prav tovrstna odprtost je pripeljala tudi do nastanka skladbe Impression Tango (Impresija tanga, 2005/2008) : “Vedno sem čutila strast do tanga. Nekega dne me je violinistka Marianne Pikety prosila za skladbo za violino in harmoniko … in tako se je začel ta za klasičnega skladatelja zahtevni izziv: napisati tango. Ena glavnih značilnosti te glasbe zame leži v nenehnem menjavanju napetosti in sprostitve. Prav to je postala osnovna vsebina moje skladbe, izkoristila sem jo v veliki meri in strastno. Obožujem tango!”   Sergej Rahmaninov (1873—1943) se je rodil 1. aprila 1873 v ruski aristokratski družini z močnim vojaškim in glasbenim ozadjem. Že pri štirih letih je pričel z učenjem klavirja in hitro pokazal izjemen glasbeni talent; pri desetih letih je bil sprejet na Državni konservatorij v Sankt Peterburgu. Njegovo otroštvo pa je bilo hkrati polno negotovosti in čustvenih pretresov. Oče je obsesivno zapravljal družinsko premoženje in izgubljal posestva, zaradi česar se je družina nenehno selila. Med letoma 1883 in 1885 je Sergej izgubil dve sestri: Sofijo, ki je umrla med epidemijo davice, in Jelena, ki mu je predstavila glasbo Čajkovskega in pomembno vplivala na njegov glasbeni razvoj, a je umrla zaradi anemije. Po ločitvi staršev je mati, zdaj samohranilka, kmalu izgubila nadzor nad njegovim šolskim delom, kar je povzročilo drastičen upad njegovega učnega uspeha; ob koncu leta ni opravil izpitov iz splošnih predmetov. Po nasvetu svojega nečaka Aleksandra Silotija, nadarjenega pianista in nekdanjega učenca Franza Liszta, ga je mati prepisala na Moskovski konservatorij. Ta odločitev, sprva motivirana bolj z nujo kot izbiro, se je izkazala za prelomnico v njegovem glasbenem razvoju. Pod strogim mentorstvom Nikolaja Zvereva, tedaj vodilnega klavirskega pedagoga, se je Rahmaninov razvil v enega najbolj briljantnih klavirskih virtuozov svojega časa. Hkrati je v Zverevovem domu spoznal številne vodilne ruske glasbenike, med njimi skladatelja Antona Arenskega in Petra Iljiča Čajkovskega, ki je postal njegov ključni umetniški vzornik. Trio élégiaque (Elegični trio) št. 1 je Sergej Rahmaninov ustvaril na začetku leta 1892, ko mu je bilo komaj osemnajst let. Delo je nastalo izjemno hitro – v zgolj treh dneh, med 18. in 23. januarjem – in je bilo premierno izvedeno konec januarja istega leta na njegovem debitantskem koncertu v Moskvi, kjer se je kot solist predstavil tudi z deli Chopina, Liszta in Čajkovskega. V nasprotju s pričakovanji zvrsti je skladba zasnovana kot en sam obsežen stavek, razdeljen na dvanajst kontrastnih odsekov, ki se nenehno razvijajo in spreminjajo v tempu, razpoloženju in karakterju. Uvodni Lento lugubre predstavi elegično glavno temo klavirja nad nežno in mehko spremljavo godal. Vsako od godal dobi priložnost razvijati glavno temo, kar ustvarja občutek dialoga in instrumentalne razpršenosti. V nadaljevanju sledijo živahnejše epizode (più vivo, con anima, appassionato), v katerih se tema razširja in modulira, prehaja od intimne liričnosti do vrhunca skladbe, zaznamovanega z dramatično, skoraj orkestralno intenzivnostjo. Klavir ohranja vodilno vlogo, pogosto izpostavljen s samostojnimi virtuoznimi figuracijami, medtem ko godali oblikujeta kontrastne glasbene plasti in teksture. Sklepni del skladbe prinaša umiritev in temnejšo zvočnost; zaključi se s pogrebnim maršem, ki se neposredno navezuje na Klavirski trio v a-molu Petra Iljiča Čajkovskega. Čeprav so vplivi Čajkovskega jasni, delo že kaže Rahmaninovo izrazno moč, tehnično zrelost in glasbeno individualnost, s tipičnimi potezami, ki bodo zaznamovale njegovo kasnejše ustvarjanje – širokimi melodičnimi loki, bogatim harmonskim tkivom, dramatičnimi kontrasti in virtuozno rabo klavirja kot nosilca glavne tematske ideje in izraznega vrhunca.   Podobno kot pri Rahmaninovu, se je tudi karierna pot Roberta Schumanna (1810—1856) sprva razvijala kot pot koncertnega pianista. Po poškodbi roke pa je namero opustil ter se preusmeril v skladanje in glasbeno kritiko. Leta 1834 je ustanovil revijo Neue Zeitschrift für Musik (Nova revija za glasbo), ki je sprva objavljala novice in analize novih glasbenih del, sčasoma pa je postala tudi platforma za Schumannove filozofske in estetske razmisleke o glasbi. Njegovi teksti pogosto presegajo zgolj glasbenokritično vrednost – vsebujejo literarno kakovost, ki odraža njegovo tesno povezanost z literaturo in poezijo. Ta literarni navdih se pogosto odraža tudi v njegovih skladbah, ki postanejo poligon za razvoj likov, podobnih tistim iz literature. Najbolj znana tovrstna lika sta ekstrovertiran, nastopaški, zaletav in mestoma celo agresiven Florestan ter introvertiran, pasiven, liričen in zasanjan Eusebius. Kontrastna lika zrcalita skladateljevo osebnost, domnevno zaznamovano z bipolarno motnjo, ki je njegovo življenje razdelila v serijo maničnih in depresivnih epizod – njegovo labilnost, pretirano čustvovanje in nenadne prehode med skrajnim optimizmom in navdušenjem na eni ter omahovanjem, dvomi in depresijo na drugi strani. Leto 1948, leto nastanka skladbe Adagio in Allegro, je za Roberta Schumanna predstavljalo obdobje okrevanja po eni od posebej dolgotrajnih in težavnih epizod depresije. Skladatelju se je postopoma vračalo zanimanje ustvarjanje, ob tem pa so nastali štirje cikli krajših karakternih komornih del: poleg omenjene skladbe še Romance za oboo in klavir, Fantasiestücke (Fantazijske skladbe) za klarinet in klavir ter Stücke im Volkston (Skladbe v ljudskem slogu) za violončelo. Skladba Adagio in Allegro je bila prvotno zasnovana za rog. Clara Schumann, ki je kot pianistka sodelovala pri premierni izvedbi skladbe, je v svoj dnevnik zapisala: “Skladba je  prav po mojem okusu, čudovita, sveža in strastna!” Celo skladatelj je nekoč omenil, da se je med njenim ustvarjanjem “zabaval”. Skladba je dvodelna in že od uvoda zaznamovana z globoko introspektivnim in čustveno bogatim Adagiom, ki odraža notranje pretrese in kontrastna čustva skladatelja. Sledi ognjevit in strasten Allegro, poln virtuoznih figuracij in dinamičnih prehodov, ki se pred zaključkom za trenutek umiri v subtilno reminiscenco uvodne teme. Schumannovo ustvarjanje se je – drugače kot pri večini velikih skladateljev – razvijalo v jasno zamejenih ustvarjalnih obdobjih, ki jih je zaznamovala osredotočenost na posamezne glasbene zvrsti. Do leta 1840 je ustvarjal predvsem klavirsko glasbo, leto poroke s Claro Wieck pa je prineslo izrazit preobrat k samospevu; v obdobju intenzivnega ustvarjanja jih je nastalo okoli 120. Na Clarino prigovarjanje se je Schumann nato prvič resneje podal v simfonični svet. Leta 1841 sta nastali Simfonija št. 1 v B-duru (Pomladna) in Simfonija v d-molu, kasneje predelana v Simfonijo št. 4. Po obvladovanju simfoničnega aparata pa se je znova obrnil k intimnejšim zvočnostim. Leto 1842 je posvetil komorni glasbi in v izjemno kratkem času ustvaril več obsežnejših del: tri godalne kvartete, klavirski trio ter klavirski kvintet in kvartet. Slednja veljata za nekakšen par, saj sta nastajala deloma sočasno in sta zasnovana v Es-duru. Kljub skupni tonaliteti pa ima vsak svojo izrazito identiteto: kvintet deluje monumentalno, z razširjenimi potezami, medtem ko kvartet prepriča z zgoščeno obliko, subtilno notranjo dinamiko in intimnejšim značajem. Njegova spevna melodika, motivični razvoj, kontrapunkt, živahni scherzo in celo fuga se stapljajo v bogato celoto, ki odraža Schumannovo poglobljeno študijo klasičnih mojstrov – Haydna, Mozarta in zlasti Beethovna.. Klavirski kvartet v Es-duru velja za eno osrednjih del romantične komorne literature. Skladba je zasnovana v štirih stavkih, ki jih povezuje skupno motivično jedro, kar daje delu občutek notranje povezanosti in organske celote. Prvi stavek se začne s počasnim, zadržanim uvodom, iz katerega se razvije osrednji motiv, ki zaznamuje celotno sonatno strukturo in se v različnih preoblikovanjih vrača skozi celoten stavek. Kljub navidezni preprostosti tem je glasba izrazno bogata, napeta in dramatična. Drugi stavek, scherzo, prinaša značilen Schumannov nemir in ritmično ostrino. Čeprav vsebuje kar dva tria, se odvija v skoraj neprekinjenem toku, kar ustvarja vtis silovitega in neustavljivega gibanja. Kontrastni tretji stavek, lirični adagio, razkrije Schumanna kot izrazitega romantika: spevna, globoko čustvena melodija se sprva pojavi v violončelu, v srednjem delu pa doseže skoraj sakralno razsežnost. Finale skladbe združuje virtuoznost, gibkost in kontrapunktično spretnost. Temelji na fugi, ki se postopoma prepleta z bolj spevnimi odseki, ob tem pa se motivično navezuje na začetni stavek. Skladba se tako sklene v energičnem in izrazno polnem zaključku, ki poudari klavir kot osrednji nosilec glasbenega dogajanja ter potrdi Klavirski kvartet v Es-duru kot mojstrsko, celovito oblikovano delo romantične komorne literature. Urška Rihtaršič     GLASBENIKI Tanja Sonc je predstavnica mlade generacije slovenskih violinistov. Osvojila je številne nagrade na nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih, med katerimi so najpomembnejše prve nagrade na Brahmsovem tekmovanju v Pörtschachu (Avstrija 2011), na tekmovanju Ferdo Livadić (Hrvaška 2012) in Mladi virtuozi v Zagrebu (2007). Leta 2015 je osvojila 3. nagrado na Kiwanis tekmovanju v Zürichu, 2016 pa prvo nagrado na New Stars Competition.Tanja se je začela učiti violino pri petih letih. Po končanem študiju pri Primožu Novšaku v Ljubljani, se je izpopolnjevala pri Wonji Kim Ozim in Igorju Ozimu na Mozarteumu v Salzburgu. Podiplomski študij na Zürcher Hochschule der Künste v Zürichu v razredu Nore Chastain je z odliko zaključila junija 2017. Leta 2012 je uspešno opravila avdicijo za praktikum v orkestru Tonhalle Zürich. V sezoni 2017/2018 je Tanja postala članica orkestra ”Zürcher Kammerorchester”. Poleg številnih nastopov v Sloveniji kot solistka in komorna glasbenica, je koncertirala še v Italiji, Nemčiji, Švici, Avstriji, Belgiji, Franciji, Bolgariji, Libanonu, ZDA, na Hrvaškem ter Češkem. Povabljena je bila na priznane seminarje in festivale “Seiji Ozawa International Academy”, “Hohenstaufen Internationale Kammermusik Akademie”, “International Musicians Seminar Prussia Cove” ter “Kronberg Academy 2015”. Kot solistka je nastopala s številnimi orkestri, kot so Orkester Slovenske filharmonije, Sim-fonični orkester RTV Slovenije, Komorni godalni orkester SF, Orkester Hrvaške radiotelevizi-je, Orkester Akademije za glasbo in drugimi. Sodelovala je s priznanimi dirigenti kot so Marko Letonja, George Pehlivanian, Keri Lynn Wilson, Petko Dimitrov, En Shao. Tanja Sonc je Gallusova varovanka, prejemnica štipendije MOL in Rotary klubov Ljubljane. Bila je štipendistka Notenstein La Roche Privatbank, od 2017 naprej pa je štipendistka Villa Musica Rheinland-Pfalz. Tanja je “Artist in Residence” na “Molaeb Festival For Chamber Music And Fine Arts” v Libanonu ter umetniška voditeljica komornega festivala “Sonc Festival” v Sloveniji.   Ribal Molaeb, rojen v Libanonu, je začel študirati glasbo (violo) na Mozarteumu v Salzburgu in ga nadaljeval na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju, kjer je leta 2018 diplomiral z odliko. Ribal Molaeb je kot solist igral na recitalu v dunajskem Musikverinu. Je član Barenboimovega orkestra West Eastern Divan. Poleti 2015 je ustanovil festival Molaeb Festival For Chamber Music And Fine Arts. Na njegovi zgoščenki My Years in Vienna 2010–2018 so poleg lastnih kompozicij tudi violinske sonate Brahmsa in Hindemitha. Zaradi svoje impresivne kariere kot komorni glasbenik je bil nedavno imenovan za vodjo oddelka za godala na libanonskem nacionalnem konservatoriju. V Švici je predsednik in umetniški vodja kulturnega društva SUMITO.   Nikolaj Sajko je diplomiral iz violončela v razredu Cirila Škerjanca na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je končal tudi znanstveni magistrski študij, podiplomsko pa se je v solistični igri izpopolnjeval na Univerzi Antona Brucknerja v Linzu. Je dobitnik Klasinčeve diplome in nagrade Antonia Tarsie, pomembne uvrstitve pa je dosegel tudi na državnih in mednarodnih tekmovanjih mladih glasbenikov v Gorici, Lieznu, Zagrebu in Ljubljani. Bil je član mednarodnega mladinskega orkestra Gustav Mahler in član Svetovnega orkestra glasbene mladine. Od leta 2006 je namestnik soločelista v Simfoničnem orkestru SNG Maribor, do leta 2023 je poučeval tudi na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Od leta 2012 programsko vodi cikel komornih koncertov Carpe artem. Od marca 2024 poučuje in koordinira oddelek komorne igre na Univerzi za umetnost v Gradcu v Avstriji.   Marie Sophie Hauzel, rojena 1. decembra 2000, je prve ure klavirja začela obiskovati že pri 4 letih, pri 8 letih pa je bila sprejeta kot mlada študentka na Mozarteumu v Salzburgu, kjer je bila učenka prof. Andreasa Weberja. Od leta 2015 je vzporedno z gimnazijskim izobraževanjem študirala koncertno klavirsko igro in bila tako ob vpisu v starosti 15 let najmlajša redna študentka na Univerzi Mozarteum v Salzburgu, kjer je v starosti 20 let zaključila študij za pridobitev diplome. Leta 2023 je magistrirala na Glasbeni akademiji v Münchnu pri prof. Markusu Bellheimu. Med študijem je obiskovala dodatne ure in mojstrske tečaje pri mednarodno priznanih učiteljih klavirja in profesorjih, med drugim pri Rudolfu Buchbinderju, Cyprienu Katsarisu, Langu Langu, Arnulfu von Arnimu, Karlu Heinz Kämmerlingu in Andreasu Groethuysnu. Kot solistka koncertira z orkestri, kot so Filharmonija Luksemburg, Mozarteumorchester Salzburg, Camerata Salzburg, Züricher Kammerorchester, Shenzhen Philharmonie, Duisburger Philharmonie, Folkwang Orchester Essen, Philharmonie Bad Reichenhall, Junge Sinfonie Berlin in venezuelski orkester El Sistema. Gostovala je že v številnih evropskih državah, pa tudi v ZDA in na Kitajskem. Nastopila je na primer na Salzburškem festivalu, Salzburškem Mozartovem tednu, Kissinger Sommer, Schleswig Holstein Festivalu, Mecklenburg Vorpommern Festivalu, Gezeitenfestivalu in Mozartovem festivalu v Shenzhenu, koncertirala pa je med drugim tudi v Dunajski koncertni dvorani, Münchenskem Gasteigu, Filharmoniji v Luksemburgu, koncertni dvorani v Shenzhenu in Nacionalnem centru za uprizoritvene umetnosti na Kitajskem, Herkulessaalu v Münchnu, Filharmoniji v Essnu in Konzerthausu v Dortmundu. Marie je nagrajenka številnih nacionalnih in mednarodnih tekmovanj, med drugim mednarodnega tekmovanja Balys Dvarionas, mednarodnega tekmovanja Jenö Takasc, mednarodnega tekmovanja Hans von Bülow in tekmovanja Carl Bechstein. Osvojila je številne prve nagrade z najvišjim številom točk na tekmovanju Jugend musiziert, zaradi česar je postala štipendistka nemške fundacije Deutsche Stiftung Musikleben in fundacije Carl Bechstein Stiftung. Poleg tega je štipendistka Mozartove družbe v Dortmundu. Marie je bila gostja v različnih televizijskih in kulturnih oddajah, na primer v oddaji Stars von morgen - ZDF z Rolandom Villazonom ali v oddaji Wir spielen für Österreich - ORF.   Več informacij: www.carpeartem.eu Nikolaj Sajko: info@carpeartem.eu, 041 866171   [1] Odstavek je deloma povzet po članku Gregorja Pompeta Slavko Osterc in Lucijan Marija Škerjanc: estetski razkol in poetsko bratstvo.
Preberi več

Blühen (Razcvet)

Poglej slike

Gospa ministrica

Poglej slike

Frida

Poglej slike

La iz in di er

Poglej slike

gostovanje HNK Zagreb L’Arlésienne Carmen

Poglej slike

Kot noč in dan

Poglej slike

Evita

Poglej slike

Medeja

Poglej slike

Balet s Carmino Burano v Dubaju

Poglej slike

Hrvaška gledališča na 60. Festivalu Borštnikovo srečanje

Poglej slike

Sotterraneo: Zdravilni ogenj (Il fuoco era la cura)

Poglej slike

Hamlet

Poglej slike

Euripides Laskaridis LAPIS LAZULI

Poglej slike

Balet na turneji z Don Juanom po Švici

Poglej slike

Fedra

Poglej slike

Cluster

Poglej slike

≈ [približno enako kot]

Poglej slike

Otello

Poglej slike

In ljubezen tudi

Poglej slike

Janko in Metka

Poglej slike

Plameni Pariza

Poglej slike

Malomeščanska svatba

Poglej slike

Mož, ki je ukrotil strelo: Genialni izumi Nikole Tesle

Poglej slike

Lucia di Lammermoor

Poglej slike

Ženske na oblasti

Poglej slike

Immaculata

Poglej slike

Tosca

Poglej slike

Amadeus

Poglej slike

Prizori iz zakonskega življenja

Poglej slike

Grk Zorba

Poglej slike

Tartuffe

Poglej slike

Lastovka (La rondine)

Poglej slike

Pod svobodnim soncem

Poglej slike

Planinska roža

Poglej slike

Prometej: ena lepa apokalipsa

Poglej slike

Prometej: ena lepa apokalipsa – FOTOGRAFIJE Z VAJ

Poglej slike

Monolog za živeče v času izumrtja

Poglej slike

Faust

Poglej slike

Knjiga o džungli

Poglej slike

Čarobna piščal

Poglej slike

Pijani

Poglej slike

Manon Lescaut

Poglej slike

Dogodek v mestu Gogi

Poglej slike

BALETNI TRIPTIH Edward Clug: APERTURE

Poglej slike

BALETNI TRIPTIH Johan Inger: RAIN DOGS

Poglej slike

BALETNI TRIPTIH Gaj Žmavc: MYTH

Poglej slike

Kako sem se naučila voziti

Poglej slike

Don Carlo

Poglej slike

Frank V.

Poglej slike

Romeo in Julija

Poglej slike

Madame Bovary

Poglej slike

Samo ne se ustavit!

Poglej slike

Tesla

Poglej slike

La Gioconda

Poglej slike

Elektri pristoji črnina

Poglej slike

Rdeča kapuca

Poglej slike

Romeo in Julija

Poglej slike

Carmina Burana

Poglej slike

Vanja, Sonja, Maša in Špik

Poglej slike

Farma Orwell

Poglej slike

Le Sacre du Printemps

Poglej slike

Mica pri babici

Poglej slike

Alan Kavčič, odnosi z javnostmi SNG Maribor

Telefon: 02 250 61 39